martes, 20 de diciembre de 2011

Uno, dos, tres

Título original: One, two, three
Año: 1961
País: Estados Unidos
Director: Billy Wilder
Reparto: James Cagney, Pamela Tiffin, Arlene Francis 
Género: Comédia, Sátira 
Duración: 108min
Sinopsis: C.R. MacNamara, representante de una multinacional de refrescos en Berlín Occidental, acaricia desde hace tiempo la idea de introducir su marca en la URSS. Sin embargo, su jefe, el señor Hazeltine, lo que le encarga es cuidar de su hija Scarlett, que llega a Berlín esa misma tarde. Se trata de una alocada joven que, con dieciocho años, ya ha estado prometida en cuatro ocasiones. Pero lo peor es que, eludiendo la vigilancia de MacNamara, la chica se enamora de Otto Piffl, un joven comunista.
Crítica: Décimo octava película del maestro Billy Wilder de las 26 que conforman su filmografía, con un guión adaptado de una obra teatral de Ferenc Molnar, con música a cargo del famoso pianista y compositor estadounidense de origen alemán André Previn y con Daniel L.Fapp como director de fotografía, apartado que le valió su única nominación a los Oscar cuyas estatuillas fueron gobernadas ese año por "West Side Story"
Esta película llega en la etapa dorada del director polaco, justo después de "El apartamento" y con grandes cosechas anteriores como "Testigo de cargo" o "El crepúsculo de los dioses". Se desarrolla una trama a un ritmo frenético dirigido por "el pequeño Führer" MacNamara interpretado con brillantez  por James Cagney. Wilder nos da una lección de dirección con un guión locuaz y profundo con puntos de genialidad que tocan los picos más altos. Su rapidez no permite al espectador degustar cada una de sus frases porqué instantes más tarde está escuchando una frase mejor que la anterior. Simbolismo a parte, nos mete en la guerra fría con una frialdad, valga la redundancia, nunca vista antes y con un humor esquisito desprendido de la boca y de los gestos de cada uno de los personajes.
Sin duda uno de los grandes clásicos de la comédia americana.
Puntuación:**** (sobre 5)
Tráiler: (escena de la película)

domingo, 18 de diciembre de 2011

The Artist

Título original: The Artist
Año: 2011
País: Estados Unidos
Director: Michael Hazanavicius
Reparto: Jean Dujardin, Bérénice Bejo
Género: Comedia, Drama, Cine dentro del cine
Duración: 100min
Sinopsis: Hollywood 1927. George Valentin es una gran estrella del cine mudo a quien la vida le sonríe. Pero, con la llegada del cine sonoro, quedará sepultado en el olvido. Por su parte, la joven actriz Peppy Miller verá impulsada su carrera a lo más alto, al firmamento de las estrellas.
Crítica:Primera película seria, después de las comedias del espía "Bonisseur" en OSS, del director parisino Hazanavicius protagonizaada por Jean Dujardin con quién también trabajó en sus otros proyectos (OSS 117) y su actual mujer Bérenice Bejo, una excepcional banda sonora a cabo de Ludovic Bource y que ha obtenido 6 nominaciones a los globos de oro con grandes aspiraciones a ellos y con la mirada puesta en los Oscar.
Hazanavicius nos propone un ejercicio cargado de simbolismo y con clase que aúna las características esenciales de los géneros de comedia, drama, amor y con un trasfondo minuciosamente trabajado que no podemos dejar de lado. El declive y la cima se suceden a un ritmo vertiginoso, sin perder el rumbo en ningún momento, guiando al espectador a sus anchas por un camino de risas, lágrimas y acción con una originalidad y una dirección digna de un genio.
Una trama exquisita y con muchos matices, con unos personajes redondos capaces de crear una subtrama igual de excitante, una película que muestra la gloria, el reconocimiento, la fama y al mismo tiempo el fracaso, el olvido, pero también el ímpetu y las ganas de triunfar y al final de todo solo queda la aceptación, la superación y la adaptación.
Guión a parte merecen los actores que representan sus papeles a la perfección metiéndonos en su cabeza sólo con la gesticulación y recordándonos que hubo un tiempo donde destacaban maestros como Chaplin.
En definitiva, una maravilla que ensalza la figura del cine clásico a la vez que recuerda la calidad de los nuevos directores.

Puntuación: ***** (sobre 5)
Tráiler:

viernes, 16 de diciembre de 2011

Stanley Kubrick, el mago de la imagen

Nombre: Stanley Kubrick
Nacimiento: 26 de Julio de 1928 (Estados Unidos)
Fallecimiento: 7 de Marzo del 1999 (Reino Unido)
Pareja: Tobe Metz,  Ruth Sobotka y Christiane Herlan
Inicios de su carrera: Nació en un barrio del Bronx de Nueva York, en el seno de una familia de clase media-alta de origen judío. Desde muy joven mostró su interés por la fotografía, que practicaba con una cámara réflex, regalo de sus padres. Otras aficiones eran la música en general, el jazz en particular (llegó a tocar la batería en la Taft Swing Band) y el ajedrez.Estos tres pasatiempos serían fundamentales para su futura carrera como director. Su afición a la fotografía le permitió, en primer lugar, trabajar para la revista Look, donde hizo reportajes fotográficos a importantes estrellas del momento, y donde se labró una reputación profesional. Su melomanía le permitió a lo largo de toda su carrera poder discutir todos los aspectos relacionados con la banda sonora de sus películas, llegando en ocasiones a prescindir de compositor y escogiendo personalmente piezas de música clásica para sus películas (como en el caso de 2001: Odisea del espacio, descartando en el último momento la banda sonora original de Alex North). Y su afición al ajedrez quizás pulió el perfeccionismo y la futura frialdad profesional del director. El ajedrez, gracias al cual subsistió durante un inestable período de su vida, sería homenajeado en algunas de sus películas, como Atraco perfecto o 2001: Odisea del espacio.Durante su juventud Kubrick iba frecuentemente al cine Loew's Paradise y al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Poco a poco nació en él la idea de abandonar su trabajo en Look y dedicarse a la realización de películas. Cuando Kubrick aún concedía entrevistas, se refería a Max Ophüls y Sergéi Eisenstein como sus dos referencias cinematográficas más influyentes, el primero por su trabajo con la cámara, y el segundo por su técnica de montaje.
Filmografía:
1999- Eyes Wide Shut 
1987- La chaqueta metálica  
1980- El resplandor 
1975- Barry Lyndon 
1971- La naranja mecánica 
1968- 2001, odisea del espacio
1963- ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú 
1962- Lolita
1960- Espartaco 
1956- Senderos de gloria 
1956- Atraco perfecto 
1955- El beso del asesino 
1953- Fear and Desire 
1952- The seafarers
1951- Flying padre
1950- Day of the fight
Recomendaciones:
1999- Eyes Wide Shut 
1971- La naranja mecánica 
1968- 2001, odisea del espacio
1956- Senderos de gloria 
1956- Atraco perfecto 
Curiosidades: Era poseedor de un miedo increíble a volar a pesar de que consiguió el título de piloto aficionado, no permite que su chofer superara los 60 km por hora, era descuidado en el vestir, odiaba conducir y se consideraba un buen "gourmet".
Como casi todos los grandes genios (y algunos que no lo son y que jamás llegarán a serlo), fue un mal estudiante, destacando tan solo en física. Se dedicaba a hacer fotos de sus profesores en actitudes extravagantes sobre todo de su profesor de literatura Aaron Traister, el cual le consiguió un contrato con la revista "Life".
Documentales que hablan sobre él:
Stanley Kubrick, una vida en imágenes (2001)
Las cajas de Stanley Kubrick (2008)
Tráiler sobre Stanley Kubrick, una vida en imágenes: 

jueves, 15 de diciembre de 2011

La naranja mecánica

Título original: A Clockwork Orange
Año: 1971
País: Gran Bretaña
Director: Stanley Kubrick
Reparto: Malcom McDowell, Patrick Magee
Género: Drama, Película de culto
Duración: 137min
Sinopsis: Gran Bretaña, en un futuro indeterminado. Alex (Malcolm McDowell) es un joven muy agresivo que tiene dos pasiones: la violencia desaforada y Beethoven. Es el jefe de la banda de los drugos, que dan rienda suelta a sus instintos más salvajes apaleando, violando y aterrorizando a la población. Cuando esa escalada de terror llega hasta el asesinato, Alex es detenido y, en prisión, se someterá voluntariamente a una innovadora experiencia de reeducación que pretende anular drásticamente cualquier atisbo de conducta antisocial.
Crítica: Décima de las catorce películas del director neoyorkino, adaptación de la novela de Anthony Burgess adaptado por el mismo Kubrick y que recibió 4 nominaciones a los Oscar (mejor película, director, guión adaptado y montaje).
Película que nos relata la vida de una juventud perdida entre la ultraviolencia y la mediocridad que usa la maldad como arte de entretenimiento, como hobby y la crueldad como forma de vida. Es una película moral, que demuestra que siempre se recoge lo que se siembra, que demuestra que los amigos no se ganan a base de miedo y que la sociedad recuerda lo que eras. Las secuencias sexuales unen todo el tinglado que baila a ritmo de Beethoven. Gran dirección, con un uso cuidado de los planos fijos, con un perfecto montaje que nos muestra escenas tan impresionantes como la violación o sombras acercándose peligrosamente a un pobre viejo tirado en la calle. Gran película, y gran director que sabe como sacar el máximo partido de sus actores.
Puntuación:****(sobre 5)
Tráiler:

lunes, 12 de diciembre de 2011

El resplandor

Título original: The shining
Año: 1980
País: Estados Unidos
Director: Stanley Kubrick
Reparto: Jack Nicholson, Shelley Duvall
Género: Terror, Drama psicológico
Duración: 146min
Sinopsis: Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo de siete años al impresionante hotel Overlook, en Colorado, para encargarse del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada invernal, época en la que permanece cerrado y aislado por la nieve. Su objetivo es encontrar paz y sosiego para escribir una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo que Jack empieza a padecer inquietantes trastornos de personalidad, comienzan a producirse extraños y espeluznantes fenómenos paranormales.
Crítica: Décimo segunda película de las catorce películas que dirigió el productor y realizador neoyorkino adaptando una novela de Stephen King con ayuda de Diane Johnson y con la que obtuvo dos nominaciones a los premios Razzie (Director, Actriz (Duvall).
En esta película Kubrick se plantea rodar el terror dando un enfoque nuevo al que se había dado hasta el momento, cosa que los críticos de la época no supieron entender. Se propone rodar un terror sin elementos fantásticos, sin monstruos, sin asesinos, solo con la soledad de una familia aislada. Stanley se propone rodar una historia de esquizofrenia en su sentido más malévolo, en el sentido terrorífico psicológicamente hablando y Nicholson de nuevo vuelve a entender el papel y a bordarlo.
Nos deja escenas para el recuerdo como el niño con el triciclo o la habitación llenándose de sangre en un plano fijo de dos minutos, juega con la cámara, la exhibe para provocar el pánico y juega con elementos intrigantes y cotidianos que a la postre darán a la película la sensación de terror que Kubrick quiere imponer. Buena película del género. "Redrum"!
Puntuación:****(sobre 5)
Tráiler: (no es el tráiler oficial, pero sí el más impactante)

viernes, 9 de diciembre de 2011

Alguien voló sobre el nido del cuco

Título original: One Flew Over the Cuckoo's Nest
Año: 1975
País: Estados Unidos
Director: Milos Forman
Reparto: Jack Nicholson, Louise Fletcher
Género: Drama, Película de culto
Duración: 133min
Sinopsis: Randle McMurphy (Jack Nicholson), un violador de espíritu libre, que vive contracorriente, es recluido en un hospital psiquiátrico. La inflexible disciplina del centro acentúa su contagiosa tendencia al desorden, que acabará desencadenando una guerra entre los pacientes y el personal de la clínica con la fría y severa enfermera Ratched (louise Fletcher) a la cabeza. La suerte de cada paciente del pabellón está en juego.
Crítica: Séptima de las catorce películas dirigidas por Milos Forman con un guión adaptado del libro de Ken Kessey a cargo de Bo Goldman y Lawrence Hauben y que junto con "El silencio de los corderos" y "Sucedió una noche" se lleva los 5 Oscar principales (película, director, actor (Nicholson), actriz (Fletcher) y guión adaptado).
Ésta perfecta composición harmónica de locura, adaptación, liderazgo y confrontación hacen que "One flew over the cukoo's nest" se convierta en una de las principales películas de la historia del cine. Nos encontramos ante un guión fascinado, llevado con maestría por Forman que le da más importancia a lo inconsciente, a lo no tangible que a lo que el espectador puede ver con sus ojos. Es una película de sentimientos, de atrevimiento, una película de locos con interpretaciones que te dejan sin aliento, bordadas y trabajadas a la perfección por dos de los grandes de la gran pantalla. Nicholson encuentra la locura que más tarde recuperará en "The shining" y Fletcher nos muestra uno de los personajes más fríos del celuloide.
Si te gusta el cine, debes verla.
Puntuación:*****(sobre 5)
Tráiler:

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Amadeus

Título original: Amadeus
Año: 1984
País: Estados Unidos
Director: Milos Forman
Reparto: Tom Hulce, F. Murray Abrahams
Género: Drama, Biográfico
Duración: 158min
Sinopsis: Antonio Salieri es el músico más destacado de la corte del Emperador José II de Austria. Entregado completamente a la música, le promete a Dios humildad y castidad si, a cambio, conserva sus extraordinarias dotes musicales. Pero, después de la llegada a la corte de un joven llamado Wolfang Amadeus Mozart, Salieri queda relegado a un segundo plano. Irritado por la pérdida de protagonismo, hará todo lo posible para arruinar la carrera del joven músico. Mientras tanto, Mozart, ajeno a las maquinaciones de Salieri, sorprende a todos con su genialidad como músico, pero también con sus excentricidades.
Crítica: Décima de las catorce películas del director checo que adapta el guión de Peter Schaffer y que fue ganadora de 8 Oscars (película, director, actor (F.Murray), guión adaptado, dirección artística, maquillaje, vestuario y sonido) y que es considerada una de las grandes películas biográficas de la historia.
Milos Forman relata la vida de un genio de manera magistral, artística y bellamente narrada. Me parece interesante la manera de describir la envidia desde el punto de vista de la admiración, como solo un genio puede entender a otro genio y como demuestra que la actitud en la vida es más importante que la aptitud, pues Salieri muere como un genio y Mozart en una fosa común, arruinado. Este film, bajo mi punto de vista, tiene defectos, pues creo que se debe aprovechar cada segundo de celuloide y Forman se regodea en demasiados momentos dejándonos una película que roza las tres horas, demasiado larga pero imprescindible.
Puntuación:***(sobre 5)
Tráiler:

domingo, 4 de diciembre de 2011

Érase una vez en América

Título original: Once upon a time in America
Año: 1984
País: Estados Unidos
Director: Sergio Leone
Reparto: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern
Género: Drama, Mafia
Duración: 225min
Sinopsis: Principios del siglo XX. David Aaronson, un pobre chaval judío, conoce en los suburbios de Manhattan a Max, otro joven de origen hebreo dispuesto a llegar lejos por cualquier método. Entre ellos nace una gran amistad y, con otros colegas, forman una banda que prospera rápidamente, llegando a convertirse, en los tiempos de la Ley Seca (1920-1933), en unos importantes mafiosos.
Crítica: Última película del maestro Leone con guión propio en colaboración con Leonardo Benevenuti, Piero Bernardi, Enrico Mendioni, Franco Arcalli y Franco Ferrini con banda sonora a cargo de Ennio Morricone, nominada a dos Globos de Oro y un clásico del género.
És una película de 225 minutos que describe la vida, la amistad, el valor, el honor, la traición y la piedad, un grandísimo espectáculo dirigido con maestría, representado con sobriedad y con astucia, es una película sobre los valores humanos y de como éstos desarrollan la vida de los amigos, los amores y la soledad con una calidez y una ternura muy particulares. Es un tipo de cine especial, al que hay que entender y apreciar con cariño y aprender de una lección de dirección y interiorización de guión por parte de todo el equipo, empezando por la dirección, pasando por la b.s.o y acabando por un reparto que entiende perfectamente lo que se quiere transmitir a un espectador que, postrado en sus asientos, vuelve a la niñez y piensa en la vejez de manera continua a placer de un Leone con ganas de contarnos su historia.
Puntuación:****(sobre 5)
Tráiler:

jueves, 1 de diciembre de 2011

Taxi driver

Título original: Taxi driver
Año: 1976
País: Estados Unidos
Director: Martin Scorsese
Reparto: Robert De Niro, Jodie Foster Cybill Shepherd, Harvey Keitel
Género: Drama, Película de culto
Duración: 113min
Sinopsis: Para sobrellevar el insomnio crónico que sufre desde su regreso de Vietnam, Travis Bickle (Robert De Niro) trabaja como taxista nocturno en Nueva York. Es un hombre poco sociable que apenas tiene contacto con los demás, se pasa los días en los cines para adultos y vive obesionado con Betsy (Cybill Shepherd), una atractiva rubia que trabaja como voluntaria en una campaña política. Tras estropear su incipiente relación con Betsy, Travis no puede menos que seguir observando cómo la violencia, la sordidez y la desolación se adueñan de la ciudad. Y un día decide pasar a la acción.
Crítica: Cuarto film de Scorsese escrito por Paul Schrader ("La última tentación de Cristo", "American Gigolo") en unos momentos de depresión y, a la vez, de gran lucidez e increíble eficacia creativa. Fue nominada a 4 Oscar y ganó la Palma de Oro de Cannes. La acción tiene lugar en 1975, en NYC. Está narrada en primera persona por el protagonista, Travis Bickle (Robert De Niro), antiguo "marine", veterano de la guerra del Vietnam, de 26 años, mentalmente inestable, que trabaja de noche como taxista a causa del insomnio que padece. Es un personaje solitario e inadaptado, presa de depresiones acompañadas de ansiedad. Sus intentos de relacionarse con otras personas (Betsy, Palantine, Iris, etc.) fracasan a causa de su torpeza y errores. Sumido en la soledad, su desvarío mental se agudiza y sus acciones se apartan cada vez más de la lógica. Sustituye los intentos de integración personal por intentos quijotescos de salvación de las personas que admira y aprecia, a las se propone "liberar" de las garras de quienes las engañan, utilizan y explotan. A través suyo vemos un mundo decadente, calles sucias, mala gente y una sociedad con la que choca frontalmente y que le hace reflexionar sobre el bien, el mal, lo moral o lo inmoral, con unas interpretaciones sublimes i una dirección innovadora del gran maestro Scorsese. "Are you talking to me?"
Puntuación:****(sobre 5)
Tráiler:

lunes, 28 de noviembre de 2011

El silencio de los corderos

Título original: The silence of the lambs
Año: 1991
País: Estados Unidos
Director: Jonathan Demme
Reparto: Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn
Género: Thriller, Intriga, Thriller psicológico
Duración: 118min
Sinopsis: El FBI busca a "Buffalo Bill", un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado a Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta de "Buffalo Bill".
Crítica: Octavo trabajo de Jonathan Demme como director de la gran pantalla, su obra más notable junto con "Philadelphia" y uno de los nombres mayúsculos en la historia del "thriller". Nominada a 7 Oscar, acaba ganando 5 (película, director, actor (Hopkins), actriz (Foster), guión adaptado) siendo así la tercera película de la história en llevarse los 5 premios principales (las otras dos son "Sucedió una noche" (1934) y "Alguien voló sobre el nido del cuco"(1975).
Con una historia espeluznante escrita en la novela de Thomas Harris, Ted Tally (guionista) y Demme se ponen a trabajar en un guión que se sobrepondría a sus mayores pronósticos. Nos encontramos ante un filme peculiar, cargado de intriga, misterioso como su protagonista y voraz y implacable como Clarice Starling. Aquí nos encontramos algo más que un thriller de asesinos en série, nos encontramos ante algo esperpéntico, trabajado con gran vocación para que podamos enfundarnos en la piel de un asesino cuya inteligencia sobrepasa los límites humanos junto con su locura más próxima de un manicomio que de una penitenciaria. Los personajes son perfectos, una con los miedos de una novata principiante y el otro con la inteligencia de un veterano asesino caníbal, los dos se necesitan mútuamente, los dos se utilizan, los dos se salen con la suya gracias a la cooperación entablando sin quererlo una extraña amistad. Increíble película en que el Dr.Hannibal Lecter te pondrá los pelos como escarpias y Clarice Starling te sorprenderá como pocas lo han hecho antes, muy recomendable.
Puntuación:*****(sobre 5)
Tráiler:

sábado, 26 de noviembre de 2011

Barton Fink

Título original: Barton Fink
Año: 1991
País: Estados Unidos
Director: Joel Coen y Ethan Coen
Reparto: John Turturro, John Goodman, Judy Davis
Género: Drama, Cine dentro del cine
Duración: 112min
Sinopsis: En 1941, Barton Fink viaja a Hollywood para escribir un guión sobre el luchador Wallace Berry. Sin embargo, una vez instalado en el Hotel Earle, el guionista sufre un severo bloqueo mental. Su vecino de habitación, un jovial vendedor de seguros, trata de ayudarlo, pero una serie de circunstancias adversas hacen que se sienta cada vez más incapaz de afrontar su trabajo.
Crítica: Cuarta película de los Coen, film de cine independiente que reunió 3 nominaciones a los Óscar (actor de reparto, dirección artística y vestuario) y ganó 3 premios en el festival de Cannes (palma de oro, director y actor).
Los Coen desarrollan un film denso, cargado de simbolismo y para la reflexión. Ésta, una de sus obras más reconocidas, pretende parodiar el mundo de Hollywood en la época de mayor esplendor, en el trato que tienen los los productores hacia los realizadores, las pocas ideas de éstos o la masificación de guionistas que puebla una ciudad demasiado llena. El guión nos muestra como Turturro da vida a un guionista al que parece la suerte le empieza a sonreír, hasta que debe enfrentarse a la hoja en blanco, sus miedos de fracaso empiezan a invadirle y la sensación de desamparo y soledad en un mundo (el cine) gobernado por tiburones hace que esos miedos le corroan, que no pueda escribir, que su mente se paralice, que tome el alcohol como desatascador y que éste no funcione.
Es una película que va de menos a más, la curiosidad se va apoderando del espectador así como las emociones y sentimientos hacia el protagonista ya que muchos tenemos esos miedos a no dar la talla, miedo a fracasar.
La música ofrece composiciones sutiles y pausadas, con abundantes solos, que evocan sentimientos del protagonista. La fotografía se apoya en encuadres muy cuidados, movimientos de cámara sorprendentes, planos picados y "travellings" cenitales, preferencia por la geometría y por los marrones, grises y dorados. El guión contiene diálogos de dobles y triples intenciones, con toques de humor negro y macabro. La interpretación de Turturro, premiada en Cannes, es excelente y es brillante la de Goodman.
Muy recomendable si queréis ver algo que os ayude antes de un nuevo trabajo o una entrevista o simplemente si queréis pasar un buen rato.
Puntuación:**** (sobre 5)
Tráiler:

miércoles, 23 de noviembre de 2011

No es país para viejos

Título original: No country for old men
Año: 2007
País: Estados Unidos
Director: Joel Coen y Ethan Coen
Reparto: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin
Género: Thriller, Drama
Duración: 122min
Sinopsis: En 1980, en la frontera de Texas, cerca de río Grande, Llewelyn Moss (Josh Brolin), un cazador de antílopes, descubre a unos hombres acribillados a balazos, un cargamento de heroína y dos millones de dólares en efectivo...
Crítica: Décimo segunda película de los hermanos Coen de las 15 realizadas hasta el momento con un guión adaptado de la novela de Cormac McCarthy es nominada a 8 estatuillas llevándose 4 (mejor director, mejor película, mejor guión adaptado y mejor actor secundário (Bardem).
En mi opinión, ésta es una película diferente, del género llamado Coen. És un thriller con una calma tensa dificilísima de conseguir en una película, una persecución donde el perseguidor y el perseguido bucean entre el temor, la locura, el orgullo y la ambición y de lejos un Sheriff, viejo y cansado de su oficio va dando palos de ciego a diestro y siniestro llegando tarde una vez sí y otra también. Algo muy parecido a "Fargo" pero esta vez sin que la nieve sea la tónica, dejando un paisaje caluroso, llano y desierto en Texas. Dos personajes que le vienen como anillo al dedo para Brolin y Bardem y que harán a éste último convertirse en uno de los asesinos en série más recordados del celuloide.
Puntuación:****(sobre 5)
Tráiler:

lunes, 21 de noviembre de 2011

Skyfall, vuelve 007

Título original: Skyfall
Fecha de lanzamiento EEUU: octubre 2012
Fecha de lanzamiento España: noviembre 2012
Director: Sam Mendes
Reparto: Daniel Craig, Javier Bardem, Naomie Harris, Ralph Fiennes
Sinopsis:Nueva aventura del agente secreto británico 007, James Bond. La lealtad de Bond hacia Mes puesta a prueba cuando el pasado de ella vuelve para atormentarla. Mientras el MI6 es atacado, 007 debe rastrear y destruir la amenaza, sin importar el coste personal. SKYFALL cuenta una historia individual que no se basa en ninguna de las novelas de Ian Fleming y que no tiene relación con la trama de Quantum de las dos anteriores entregas. Daniel Craig y Judi Dench repiten sus papeles. Javier Bardem interpreta al villano, del que aún no se sabe nada. Naomie Harris interpreta a una agente de campo llamada Eve, mientras que Bérénice Marlohe interpreta a un glamouroso y enigmático personaje llamado Severin.
Comentario: Entrega 23 de la saga de James Bond que promete más acción que la pasada Quantum of Solace con una dirección de lujo y un reparto que asusta. Bardem ya demostró sobradamente lo bien que se le dá hacer de malo (No country for old men) y Ralph Fiennes es un actor increíble que pocas veces decepciona, por no olvidar a Daniel Craig, el James Bond diferente. Debo admitir que soy fan de la saga y que hay muchas ganas de poder degustarla, hasta dentro de un año.



sábado, 19 de noviembre de 2011

American Beauty

Título original: American Beauty
Año: 1999
País: Estados Unidos
Director: Sam Mendes
Reparto: Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch
Género: Drama, Comedia dramática
Duración: 122min
Sinopsis:Lester Burnham (Kevin Spacey), un cuarentón en crisis, cansado de su trabajo y de su mujer Carolyn (Annette Bening), despierta de su letargo cuando conoce a la atractiva amiga (Mena Suvari) de su hija (Thora Birch), a la que intentará impresionar a toda costa.
Crítica: Ópera prima del director británico, recientemente escogido para llevar la ultima película de la saga 007, con guión de Alen Ball (True blood, Six feet under) y musica de Thomas Newman, nominada a 8 Óscars, gana 5 (película, director, actor (Kevin Spacey), guión y fotografía).
Ésta, es una increíble narración de la vida de un hombre cansado de la rutina, de una vida monótona encerrado en una casa con una família que quiere aparentar que funciona, con una mujer a la que no ama y de quien se ha cansado, con una hija que no le soporta y que le ve como un baboso viejo verde que solo quiere echarle un polvo a sus amigas y con quien sólo encuentra algo de paz con el vecino de enfrente, hijo de una família que aún está peor que la suya. Muestra una sociedad decadente, faltada de valores con un humor que roza la perfección de la sutileza. El espléndido guión muestra una introspección a una vida llena de dudas, a un personaje que te crees con, otra vez, un increíble Spacey y con un reparto secundario brillante con Annette Bening (Mars Attack, Regarding Henry) bordándolo. La dirección es fresca y dinámica, no aburre y con un final que a más de uno le quitará el hipo. Muy buen trabajo de Mendes, muy buena película
Puntuación:*****(sobre 5)
Tráiler:

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Sospechosos habituales

Título original: The Usual Suspects
Año: 1995
País: Estados Unidos
Director: Bryan Singer
Reparto: Kevin Spacey, Chazz Palminteri, Benicio del Toro, Gabriel Byrne, Stephen Baldwin
Género: Thriller, Intriga
Duración: 105min
Sinopsis: Dave Kujan (Chazz Palminteri), un agente especial del servicio de aduanas de EEUU, está investigando las causas del incendio de un barco, en el puerto de San Pedro de Los Ángeles, que provocó 27 víctimas mortales, aunque todas parecen haber sido asesinadas. Su única fuente de información es Roger Kint (Kevin Spacey), un estafador lisiado que sobrevivió al incendio. En comisaría, Kint cuenta que todo comenzó seis semanas antes en Nueva York, cuando cinco delincuentes, cinco "sospechosos habituales", fueron detenidos para una rueda de reconocimiento relacionada con el robo de un camión de armas...
Crítica: Segunda película de las nueve del director neoyorkino con guión de Christopher McQuarrie y con 2 estatuillas a mejor guión original y mejor actor secundario (Spacey). Es un largometraje sólido, estructurado de manera eficiente e innovadora y con una historia sorpresiva que pisa a cada paso su propio esquema. Una obra maestra del género policíaco y de intriga en la década de los 90' donde las películas de gángsters y asesinos a sueldo campaban a sus anchas con Tarantino como estandarte principal.
Singer logra tejer una tela que te atrapa y te convence de la que te resulta muy difícil escapar con 5 historias paralelas que encuentran su significado en la conjunción de las mismas, perfectamente entrelazadas y tramadas a precisión de bisturí. Un trabajo potente que no dejará indiferente a nadie y por el cual pido que os reserveis una hora y media de vuestro tiempo.
"El mejor truco que inventó el diablo, fue convencer al mundo de que no existía"
Puntuación: *****(sobre 5)
Tráiler:

domingo, 13 de noviembre de 2011

Leaving Las Vegas

Título original: Leaving Las Vegas
Año: 1995
País: Estados Unidos
Director: Mike Figgis
Reparto: Nicolas Cage, Elisabeth Shue
Género: Drama
Duración: 112min
Sinopsis: Ben Sanderson (Nicolas Cage) es un guionista alcohólico de Hollywood que acaba de perder su trabajo por sus problemas con la bebida y su bajo rendimiento. Sin amigos y sin familia, Ben quema sus recuerdos y viaja hasta Las Vegas con el propósito de beber hasta morir. Nada más llegar a la ciudad, conoce a Sera (Elisabeth Shue), una atractiva prostituta de la que se queda prendado.
Crítica: Séptimo largometraje del realizador británico Mike Figgis (“Miss Julie”, 1999), rodado en EEUU, es su obra más acreditada. El guión, del propio Figgis, adapta la novela “Leaving Las Vegas” (1990), de John O’Brien, única del autor y de carácter autobiográfico. Nominado a 4 Oscar, gana uno (actor, Nicolas Cage). La película relata la historia de dos extraños atraídos por el mismo sentimiento de desprecio a la vida y a todo lo que les rodea, habla sin tapujos de una sociedad demasiado preocupada por los estereotipos y la imagen. La prostitución, las drogas, el alcohol y el juego se juntan para demostrarnos que a veces también puede ser importante vivir para saber lo que es disfrutar de la vida, arriesgarse para poder encontrar el amor sin barreras, sin fronteras y una vez lo tienes, disfrutarlo al límite. Una preciosa balada la que nos brindan Cage y Shue para pasar 112 minutos en buena compañía.
Puntuación:*** (Sobre 5)
Tráiler:

jueves, 10 de noviembre de 2011

Cotton Club

Título original: The Cotton Club
Año: 1979
País: Estados Unidos
Director: Francis Ford Coppola
Reparto: Nicolas Cage, Richard Gere, Diane Lane
Género: Musical
Duración: 128min
Sinopsis: América, años veinte. El Cotton Club es el night club de jazz más famoso de Harlem (Nueva York). Su historia es la historia de la gente que frecuenta el local: Dixie Dwyer (Richard Gere), un atractivo trompetista que busca el éxito y cuya suerte cambia radicalmente cuando salva la vida del gángster Dutch Schultz; Sandman Williams (Gregory Hines), un brillante bailarín negro que sueña con convertirse en estrella, o Vera Cicero (Diane Lane), la novia de Dutch Schultz, una joven bella y ambiciosa cuya vida corre peligro debido a la pasión prohibida que siente por Dixie.
Crítica: Décimo cuarta película del director de la saga "El Padrino" con la que se estrenaba en musicales. Es un mix variado entre el tinte gángster de los 30 y el musical a ritmo de jazz un poco mezclado con los amoríos prohibidos. Un experimento que, para mi gusto, no acaba de funcionar, con una pareja protagonista, eso si, que funciona mejor de lo esperado. El guión es flojo y el film se hace largo por el poco cuidado a las historias paralelas. Una recomendación más para los amantes de los musicales la que os dejo hoy.
Puntuación:**(sobre 5)
Tráiler:

lunes, 7 de noviembre de 2011

Apocalypse Now

Título original: Apocalypse now
Año: 1979
País: Estados Unidos
Director: Francis Ford Coppola
Reparto: Martin Sheen, Marlon Brando, Laurence Fishburne
Género: Bélico, Guerra del Vietnam
Duración: 153min
Sinopsis: El Capitán Willard es un oficial de los servicios de inteligencia del ejército estadounidense al que se le ha encomendado en Camboya la peligrosa misión de eliminar a Kurtz, un coronel renegado que se ha vuelto loco. En el corazón de la selva, en un campamento sembrado de cabezas cortadas y cadáveres putrefactos, la enorme y enigmática figura de Kurtz reina como un buda despótico sobre los miembros de la tribu Montagnard, que le adoran como a un Dios.
Crítica: Novena película de las 24 que dirigió el productor, guionista y director de Detroit. Escriben el guión John Milius y F. F. Coppola. Se inspira libremente en la novela “Heart of Darkness” (1902), de Joseph Conrad; en el poema “The Waste Land” (“La tierra baldía”) (1922), de T. S. Eliot; en el mito de "La rama dorada" (1890), de James George Frazer; y en la Odisea (Homero). Se rueda en escenarios naturales de Filipinas, República Dominicana y California (Napa Valley), con una inversión de 35 M dólares. Nominado a 8 Oscar, gana 2 (fotografía y sonido) y la Palma de oro (Cannes).Ésta es una de esas películas bellas, bonitas, con una fotografia fantástica, cada plano tiene un cuidadoso trabajo detrás, cada paisaje está escogido con precisión, un film de una categoría desbordante. Una vez llegados a este punto es hora de la tralla, de la guerra, del horror y del deseo del ser humano de matar. Una película ambigua que demuestra todos los sentimientos contradictorios del ser humano, reflejados en el capitan Willard que hace reflexionar sobre el bien/mal, aceptación/rechazo o admiración/indiferencia, situación de la que más tarde se haría eco Stanley Kubrick en su película también del Vietnam, también antibelicista y con estos mismos parámetros, "Full Metal Jacket". Me encanta el olor a Napalm por las mañanas!
Puntuación:****(sobre 5)
Tráiler:

sábado, 5 de noviembre de 2011

Stalker

Título original: Stalker
Año:1979
País: URSS
Director: Andrei Tarkovsky
Reparto:Aleksandr Kaidanovsky, Anatoly Solonitsyn
Género: Ciencia ficción, Drama
Duración: 161min
Sinopsis:En Rusia existe un lugar conocido como la Zona, donde algunos años antes se estrelló un meteoro. A pesar de que el acceso a la Zona está prohibido, los Stalker se dedican a guiar a quienes se atreven a aventurarse en este inquietante paraje.
Crítica:Séptima de 10 películas que realizó Tarkovsky, Stalker se desarrolla en el gran momento de creatividad del director ruso, los años setenta. Además, es la última que realizó en la Unión Soviética antes de emprender su exilio voluntario a Italia, como consecuencia de las continuas presiones que recibía fruto de la gran abstracción que estaba adquiriendo su cine -recordemos que la productora de nuestro director era Mosfilms. Tanto el exilio como su creciente abstracción quizás tengan una explicación que intentaremos elucidar en lo que sigue. Aunque no sea gran aficionado del género de ciencia ficción esta obra merece mención a parte. Stalker es la creación de un subgénero nuevo llamado Tarkovsky al que hay que conocer para poder degustar la esencia más pura del cine de autor. Emprendemos un viaje por la mente de un director que llegando a su máximo esplendor nos dejó obras del calibre de Sacrificio o Solaris. Es una película lenta, pausada, con poco ritmo, pero emocionante en su fondo, en el trabajo de los personajes y en la inmensa profundidad que tienen cada uno de ellos. Puede parecer aburrida, aconsejable solo para paladares refinados.
Puntuación:****(sobre 5)
Tráiler:(escena inicial)

miércoles, 2 de noviembre de 2011

El acorazado Potemkin

Título original: Bronenosets Potyomkin
Año: 1925
País: URSS
Director: Sergei M. Eisenstein
Reparto: Alexandre Antonov, Vladimir Grigorievitch
Género: Drama, Revolución Rusa, Cine mudo
Duración: 80min
Sinopsis: Obra maestra del cine, una crónica histórica de la revolución rusa de 1905 (previa a la revolución bolchevique de 1917), que levantó al pueblo ruso contra el régimen absolutista de los zares. Una lección de ochenta minutos que descubrió al cine mundial qué era el montaje.
Crítica: Segundo largometraje de Sergei M: Eisenstein. El guión de Eisenstein, sobre argumento propio y de Nina Agadjanova-Shutko, mezcla ficción y realidad. Se rueda en exteriores de Odesa y alrededores y en estudio. Producido por Jacob Bliokh para Goskino, se estrena el 21-XII-1925 (Moscú). En este film encontramos la primera gran revolución en el mundo de la imagen del cine y por encima de todo del montaje. Vemos una película cargada de bellas imagenes pero también cargada del espíritu de las revoluciones, de la camaradería. La cámara, por primera vez, interviene en las emociones y sensaciones que quiere ofrecer el director ruso, con ritmos cambiantes que ofrecen tensión y horror y ritmos constantes para crear terror junto con narraciones paralelas que dan una visión total. Usa el montaje de forma narrativa y no se reduce a ser una simple película propagandística, va mucho más allá, crea escuela y los demás le siguen. Sin duda un filme para estudiar y gozar.
Puntuación:*****(sobre 5)
Tráiler: (escena mítica de la película)

domingo, 30 de octubre de 2011

Billy Wilder, genio y figura

Nombre completo: Samuel Wilder
Nacimiento: 22 de junio 1906 (Austria)
Fallecimiento: 27 de marzo 2002 (Estados Unidos)
Parejas: Judith Coppicus y Audrey Young
Inicios de su carrera: Cuando acabó sus estudios secundarios Billy Wilder comenzó a estudiar derecho, carrera que abandonó para meterse a trabajar como redactor en periódicos austríacos. Posteriormente a los 23 años, Wilder ya empezó a coquetear con el mundo del cine pero debería emigrar a Francia por la ocupación del totalitarismo y su procedencia judía. Una vez en el país galo, Wilder dirigiría su primera película: "curvas peligrosas" (1934)
Duró poco en Francia y emigró a Hollywood junto al actor alemán Peter Lorre con quien compartió apartamento. Una vez allí tuvo en Lubitsch a su mejor maestro y colaboró en películas como Ninotchka pero también colaboró con directores de la talla de Howard Hawks o Mitchell Liensen con la ayuda de su amigo y también escritor Charles Brackett. Una vez pasado esa etapa y ya casado con su primera mujer Judith Coppicus, empezaría una exitosa carrera que le llevaría a la cumbre de los directores en Hollywood y sería referente de nuevas promesas que empezaban a salir en la década de los 60's como Martin Scorsese.
Filmografía (como director):
1981 - Buddy Buddy (Aquí, un amigo)
1978 - Feddora (Fedora)
1974 - The Front Page (Primera plana)
1972 - Avanti! (¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?)
1970 - The Private Life of Sherlock Holmes (La vida privada de Sherlock Holmes)
1966 - The Fortune Cookie (En bandeja de plata)
1964 - Kiss Me, Stupid (Bésame, tonto)
1963 - Irma la Douce (Irma la dulce)
1961 - One, two, three (Uno, dos, tres)
1960 - The Apartment (El apartamento)
1959 - Some Like it Hot (Con faldas y a lo loco)
1958 - Witness for the Prosecution (Testigo de cargo)
1957 - Love in the Afternoon (Ariane)
1957 - The Spirit of St. Louis (El héroe solitario)
1955 - The Seven Year Itch (La tentación vive arriba)
1954 - Sabrina (Sabrina)
1953 - Stalag 17 (Traidor en el infierno)
1951 - Ace in the Hole (El gran carnaval)
1950 - Sunset Boulevard (El crepúsculo de los dioses)
1948 - A Foreign Affair (Berlín Occidente)
1948 - The Emperor Waltz (El vals del Emperador)
1945 - The Lost Weekend (Días sin huella)
1944 - Double Indemnity (Perdición)
1943 - Five Graves to Cairo (Cinco tumbas al Cairo)
1942 - The Major and the Minor (El mayor y la menor)
1934 - Mauvaise graine (Curvas peligrosas)
Recomendaciones:
1944 - Double Indemnity (Perdición)
1950 - Sunset Boulevard (El crepúsculo de los dioses)
1958 - Witness for the Prosecution (Testigo de cargo)
1960 - The Apartment (El apartamento)
1961 - One, two, three (Uno, dos, tres)
1974 - The Front Page (Primera plana)
Curiosidades: Aunque se llamará Samuel, familiarmente y desde pequeño empezaron a llamarle Billy por su predilección por Buffalo Bill y el western siendo las películas de Tom Mix o William S. Hart su predilección.
Su lista de películas favoritas era:
1.- El Acorazado Potemkin
2.- Avaricia
3.- Varieté
4.- La quimera de oro
5.- Y el mundo marcha
6.- La gran ilusión
7.- El delator
8.- Ninotchka
9.- Los mejores años de nuestras vidas
10.- El ladrón de bicicletas.
(todas estas películas serán comentadas en este blog)
Documentales que hablan sobre él:
-Billy Wilder un hombre perfecto al 60%
-Billy Wilder habla
-Y Dios creó a Billy Wilder (TV)
-Tras la pista de Billy Wilder
Tráiler "Billy Wilder habla":

jueves, 27 de octubre de 2011

Testigo de cargo

Título original: Witness for the prosecution
Año: 1957
País: Estados Unidos
Director: Billy Wilder
Reparto: Charles Laughton, Tyrone Power, Marlene Dietrich
Género: Intriga, Drama judicial
Duración: 114min
Sinopsis: Leonard Vole (Tyrone Power), un hombre joven y atractivo, es acusado del asesinato de la señora French, una rica anciana con quien mantenía una relacion de carácter amistoso. El más que posible móvil del crimen es la posibilidad de heredar los bienes de la difunta. A pesar de que las pruebas en su contra son demoledoras, Sir Wilfrid Roberts (Charles Laughton), un prestigioso abogado criminalista londinense, acepta defenderlo.
Crítica: Película décimo quinta en la filmografía de Wilder y cuyo protagonista (Charles Laughton) interpretando a Sir Wilfrid Roberts da nombre a este humilde blog. Es un film que aúna drama, intriga y thriller en un tinte de comedia negra, perfectamente dirigida por el maestro de todos los tiempos Billy Wilder que asume a la perfección la adaptación que le proporciona Harry Kurnitz de la obra de teatro de Agatha Christie. El guión tiene todos los matices con un trabajo minuciosamente cuidado al detalle, las ideas y contraideas se van sucediendo en perfecta sintonía, respetando los "tempos" en cada momento y dando un clímax irónico al final que tan difícil es de conseguir por los guionistas y tan costoso de realizar por los directores. Tiene la frescura que precisa un film de intriga, las interpretaciones son increíbles y dejan para el recuerdo uno de los mejores personajes de la historia del cine (Sir Wilfrid). Una obra maestra, sin duda en el top 10 de cualquiera que le guste un poco esto.
Puntuación: ***** (sobre 5)
Tráiler:

miércoles, 26 de octubre de 2011

Doce hombres sin piedad

Título original: Twelve angry men
Año: 1957
País: Estados Unidos
Director: Sidney Lumet (Guión de Reginald Rose)
Reparto: Henry Fonda, Lee J.Cobb
Género: Drama judicial
Duración: 95min
Sinopsis: Tras escuchar todos los testimonios y valorar las pruebas presentadas, un jurado popular compuesto por doce hombres tiene que decidir, por unanimidad, si absuelve o condena a muerte a un joven acusado de haber matado a su padre. Al principio, once están completamente convencidos de su culpabilidad y se inclinan por la condena, pero el que discrepa empieza a plantear dudas razonables... Alabadísimo debut cinematográfico de Sidney Lumet.
Crítica: Exquisita ópera prima de Sidney Lumet dirigiendo doce hombres, Henry Fonda al frente, a deliberar a un juicio que parece claro pero que tiene en si una historia muy grande que explicar. Un ejemplo para los estudiantes de comunicación el papel que interpreta Fonda en una de sus mejores actuaciones. Un drama judicial que lleva en si mismo a criticar los clichés de una sociedad que menosprecia la clase baja hasta el punto de no llegar a razonar ni a pararse a pensar un instante si esas vidas valen algo. Fonda tiene la misión de hacer recapacitar y actuar con honestidad a unos miembros reacios al debate y muy opuestos en intereses. Obra maestra con todas las letras imprescindible para cualquiera.
Puntuación: ***** (sobre 5)
Tráiler:

martes, 25 de octubre de 2011

Tarde de perros

Título original: Dog day afternoon
Año: 1975
País: Estados Unidos
Director: Sudney Lumet
Reparto: Al Pacino, John Cazale
Género: Thriller, Policíaco
Duración: 125min
Sinopsis: Unos delincuentes de poca monta deciden atracar la sucursal de un banco de Brooklyn. Sin embargo, debido a su inexperiencia, el robo, que había sido planeado para ser ejecutado en apenas diez minutos, se convierte en una trampa para los atracadores y en un espectáculo para la televisión en directo.
Crítica: Décimo séptima de 39 películas del director de Filadelfia nominado al Óscar en 4 ocasiones a mejor director y ganador del premio honorífico en 2004. Película de bajo presupuesto que saca su argumento de una noticia de un periódico que anunciaba un atraco fallido a un banco. Un guión sorprendente, una dirección brillante y Pacino y Cazale hacen el resto en este film en el que Pierson (guionista) y Lumet consiguen el perfecto equilibrio entre la tensión, la acción y el dramatismo sin llegar a olvidarse del entretenimiento y mandando algún mensaje a la premsa y la facilidad que tiene para usar a personajes de usar y tirar en marionetas mediáticas a su antojo. Buena película que promete poco y ofrece mucho.
Puntuación:**** (sobre 5)
Tráiler:

lunes, 24 de octubre de 2011

Scarface

Título en español: El precio del poder
Año: 1983
País: Estados Unidos
Director: Brian de Palma (guión de Oliver Stone)
Reparto: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer
Género: Drama, Mafia
Duración: 163min
Sinopsis: Tony Montana es un emigrante cubano frío y sanguinario que se instala en Miami con el propósito de convertirse en un gángster importante. Con la colaboración de su amigo Manny Rivera inicia una fulgurante carrera delictiva con el objetivo de acceder a la cúpula de una organización de narcos.
Crítica: Décimo quinta película de las 28 que ha realizado el director de cine de culto Brian de Palma en colaboración con Oliver Stone. Interesantísimo remake de la versión del 1932 que dirigió Howard Hawks y en la que destaca unas interpretaciones estelares dentro de una historia cruda, bien trenada, con un guión difícil, complejo como pocos. Una historia de ambición, de superación personal, de poder, de crímen, de mafia, de droga, una historia del "sueño americano" que nos muestra lo mas profundo del pozo y los más alto de la cima, sin duda la obra magna de Brian de Palma que marcó un antes y un después en las películas de mafia. "Mi nombre es Tony Montana y digo la verdad hasta cuando miento", no dejéis de verla.
Puntuación:***** (sobre 5)
Tráiler:

viernes, 21 de octubre de 2011

Uno de los nuestros

Título original:Goodfellas
Año: 1990
País: Estados Unidos
Director: Martin Scorsese
Reparto: Robert de Niro, Joe Pesci, Ray Liotta
Género: Thriller, Drama, Mafia
Duración: 148min
Sinopsis:Henry Hill, hijo de padre irlandés y madre siciliana, vive en Brooklyn y se siente fascinado por la vida que llevan los gángsters de su barrio, donde la mayoría de los vecinos son inmigrantes. Paul Cicero, el patriarca de la familia Pauline, es el protector del barrio. A los trece años, Henry, decide abandonar la escuela y entrar a formar parte de la organización mafiosa como chico de los recados; pero muy pronto se gana la confianza de sus jefes, gracias a lo cual irá subiendo de categoría.
Crítica:
Décimo séptima de las 39 películas dirigidas por Martin Scorsese. Brillante film de mafia, con un trabajo minucioso del director adaptando los personajes al guión ideado por Nicholas Pileggi dotándolos de una profundidad increible, narrativamente brillante y una densidad bien tratada combinada con un fino humor solo a la altura de muy pocos. Buen film para una noche con ganas de marcha.
Puntuación:**** (sobre 5)
Tráiler: